A Madrid la prima retrospettiva spagnola dedicata a cinque generazioni di artisti abruzzesi Madrid accoglie, dal 26 settembre all’8 novembre 2025, negli spazi dell’Istituto Italiano di Cultura, la mostra La famiglia Cascella. Oltre il Tempo, un viaggio che attraversa più di un secolo e mezzo di arte italiana. Per la prima volta in Spagna, il pubblico potrà ammirare le opere di cinque generazioni di artisti abruzzesi che hanno saputo reinventare il concetto stesso di tradizione, proiettandolo verso linguaggi sempre nuovi. L’iniziativa è promossa dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con il coordinamento dell’associazione Casa Abruzzo. Il progetto è curato da Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi per Nuova Artemarea, con la supervisione scientifica dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Un’eredità rinascimentale che guarda al futuro Come nelle antiche botteghe rinascimentali, i Cascella hanno fatto dell’arte un laboratorio intergenerazionale in cui pittura, scultura, ceramica, editoria e illustrazione dialogano con le più recenti sperimentazioni fotografiche e digitali. Dalle radici di Basilio Cascella (nato a Pescara nel 1860), fino alle ricerche di Matteo Basilè e Davide Sebastian, la famiglia ha mantenuto viva la capacità di unire radici e innovazione, costruendo una narrazione estetica che attraversa il tempo. L’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, sottolinea come la mostra sia più di una retrospettiva: “È una meditazione sul tempo, sull’arte come permanenza, sulle forme che ci riconducono all’origine”. Accanto alle opere, il percorso espositivo ospita anche documenti storici che restituiscono la densità filologica del cammino creativo della famiglia. Arte come agente quantistico La Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Elena Fontanella, definisce i Cascella “un agente quantistico che attraversa il tempo con il linguaggio universale dell’arte, dove memoria e divenire si intrecciano in un’estetica di visioni ed emozioni”. Una definizione che cattura l’essenza della mostra: l’arte come flusso ininterrotto, ponte tra epoche e sensibilità. Un progetto itinerante Madrid rappresenta solo la prima tappa di un percorso espositivo itinerante che porterà la Famiglia Cascella in altri Istituti Italiani di Cultura nel mondo e in sedi istituzionali, con l’obiettivo di raccontare un’Italia che cambia senza mai tradire i suoi valori fondanti di creatività, cultura e innovazione. Con La famiglia Cascella. Oltre il Tempo, la capitale spagnola si trasforma così in un osservatorio privilegiato di una storia artistica unica, che unisce generazioni e discipline, ponendosi come esempio universale di continuità e metamorfosi.
VELASCO VITALI A PIETRASANTA: TRA VENTO E TERRA, UN DUELLO DI PITTURA
Pietrasanta continua a confermarsi una delle capitali italiane dell’arte contemporanea. Alla Galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura, fino al 24 settembre 2025, si incontra un dialogo serrato e appassionante: “Vele” e “Terra Rossa”, due cicli pittorici emblematici di Velasco Vitali (Bellano, 1960), per la prima volta presentati insieme in un unico spazio. L’allestimento è rigoroso: due metà della stanza, due universi che si guardano. Da un lato, le vele – presentate qui in galleria per la prima volta – aprono un varco verso il mare, l’aria, il movimento. Dall’altro, i campi da tennis della “Terra Rossa”, già esposti nel 2024, ci riportano a terra, a un piano geometrico e mentale, a uno spazio sospeso. Il risultato è un confronto che più che una contrapposizione sembra un respiro a due tempi: un andare e un tornare, un inspirare e un espirare, una pittura che si misura con il tempo e con sé stessa. La forza di Vitali è nella sua capacità di trasformare temi quotidiani in dispositivi concettuali. La vela diventa un esercizio di libertà e controllo: pennellate materiche e potenti che scolpiscono cieli e mari, creando immagini instabili, in bilico tra astrazione e racconto. Guardandole, sembra di sentire il vento. Il campo da tennis, al contrario, è deserto e silenzioso, privo di presenza umana: una mappa mentale, quasi un luogo dell’anima, dove le linee bianche diventano segni di orientamento, e la superficie è agitata da pennellate che ricordano il magma di un pensiero in formazione. Il progetto curatoriale della galleria funziona perché evidenzia la coerenza di una ricerca trentennale. Vitali, pittore e scultore visionario, lavora per cicli, per ossessioni. Qui lo vediamo fare i conti con due poli complementari: la leggerezza del vento e il peso della terra. Il risultato è un percorso immersivo e intimo, che invita a interrogarsi non solo sulla pittura, ma sul nostro modo di stare nel mondo: sospesi tra slancio e radicamento, tra desiderio di fuga e necessità di un luogo in cui fermarsi. Una mostra che vale il viaggio a Pietrasanta: per respirare a pieni polmoni, tra vele e linee bianche, la libertà inquieta della pittura di Velasco Vitali.
Caramanico Terme, tra Arte, Cultura e Natura: l’intervento di Christian Parone al Finissage del Premio 2025
Caramanico Terme (31 agosto 2025) – In occasione del Finissage del Premio Caramanico Terme 2025, il Presidente del Consiglio Comunale Christian Parone ha portato i saluti istituzionali sottolineando la visione strategica con cui l’amministrazione intende rilanciare il borgo montano, storicamente noto per le sue acque termali, oggi chiamato a costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su arte, cultura e natura. Parone ha ricordato come Caramanico goda di un patrimonio naturale unico, incastonato tra il Parco Nazionale della Maiella e la Valle dell’Orfento, prima riserva naturale integrale d’Italia negli anni ’70: «Siamo custodi di una biodiversità straordinaria – ha affermato – che rappresenta un valore identitario da proteggere e al tempo stesso una leva per un turismo di qualità». La cultura è l’altro pilastro del rilancio: la cerimonia si è svolta nell’ex Convento delle Clarisse, complesso recuperato nei primi anni Duemila e oggi sede di auditorium, chiostro e anfiteatro, che Parone ha definito «un luogo magico, capace di coniugare storia, spiritualità e creatività contemporanea». Proprio qui, negli ultimi anni, si sono susseguite mostre, concerti e presentazioni letterarie, con la collaborazione di artisti e istituzioni di rilievo nazionale. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato anche le difficoltà di gestione e manutenzione di una struttura di tale pregio, indicando come unica strategia possibile «tenerla viva, sempre animata da iniziative, grandi o piccole, capaci di attrarre visitatori e di coinvolgere la comunità». Nel suo intervento, Parone ha espresso gratitudine agli artisti che hanno esposto le loro opere al Premio, evidenziando «la forza delle emozioni trasmesse da ciascun quadro, specchio di esperienze e sensibilità diverse». Ha poi ricordato la propria esperienza professionale in ambito sociale, dove l’arte diventa strumento terapeutico e di espressione anche per persone affette da demenza: «L’arte ha il potere di liberare emozioni e di unire le persone. È questa la direzione che vogliamo seguire anche per Caramanico». Concludendo, Parone ha rivolto un invito a tornare a Caramanico in tutte le stagioni, rassicurando sul sostegno del Comune: «Le risorse economiche non sono tante, ma la volontà è enorme. Le porte della nostra comunità restano aperte a qualsiasi iniziativa culturale e artistica che vogliate portare avanti». Il Finissage del Premio Caramanico Terme 2025 ha così suggellato non solo un percorso artistico, ma anche una visione di futuro che intreccia identità territoriale, creatività e turismo sostenibile
A 7 anni dalla morte una mostra in Toscana sul maestro Mauro Staccioli a Casa Masaccio: la scultura come esperienza attraversante
Mauro Staccioli a Casa Masaccio: la scultura come esperienza attraversante La mostra “Sculture attraversabili e attraversanti”, a cura di Caterina Martinelli, restituisce a Casa Masaccio di San Giovanni Valdarno un omaggio rigoroso e poetico a Mauro Staccioli (Volterra, 1937 – Milano, 2018). Non si tratta soltanto di un’esposizione celebrativa, ma di un’indagine critica che ripercorre i nuclei fondanti della ricerca dell’artista, capace di trasformare la scultura in dispositivo di relazione e di coscienza. Sin dall’ingresso, la presenza dei materiali – cemento e corten, ma anche disegni e fotografie – costruisce un percorso che mette in luce l’anima progettuale dell’opera staccioliana. Non si assiste a una semplice raccolta di oggetti, ma a una vera e propria ricostruzione del processo che porta l’artista a concepire le sue installazioni monumentali. L’accento posto sul tempo e sulla dialettica vuoto-pieno rende la penombra rinascimentale di Casa Masaccio un palcoscenico ideale per comprendere la portata del suo linguaggio. La scultura come pensiero e responsabilità Il termine “attraversante” del titolo non è mera metafora: le opere di Staccioli non si limitano a occupare lo spazio, ma lo feriscono, lo segnano, lo aprono alla riflessione concettuale. L’atto dello spettatore non è mai passivo: come sottolinea la curatrice, la “responsabilità dello sguardo” diventa elemento costitutivo della scultura. Senza la presenza umana, senza il corpo che attraversa e lo sguardo che indaga, l’opera perderebbe la sua carica trasformativa. In questo senso, Staccioli si afferma come uno dei padri dell’Arte Ambientale, quella pratica nata negli anni Settanta in Toscana – tra la Fattoria di Celle di Giuliano Gori e la storica rassegna Volterra ’73 curata da Enrico Crispolti – che non intendeva produrre semplici oggetti, ma interventi attivi nel tessuto sociale e urbano. È in questa visione che la scultura diventa politica: non nel senso della propaganda, ma nella capacità di generare relazioni, consapevolezze, responsabilità condivise. Le comunità come materia viva Non è un caso che San Giovanni Valdarno sia un luogo privilegiato per questo reenactment. Qui, nel 1996, Staccioli aveva fatto “circolare” i suoi Tondi lungo il Corso Italia, tracciando un filo ideale con l’impianto urbano progettato da Arnolfo di Cambio. Quelle opere, poi ricollocate nella zona industriale nel 2023, restano come testimonianza della capacità dell’artista di dialogare con la comunità, intrecciando storia e contemporaneità. Per Staccioli, infatti, le persone sono “luoghi”: materia viva con cui plasmare un’arte che non si esaurisce nella forma, ma si rinnova nell’esperienza collettiva. Una lezione ancora attuale “Sculture attraversabili e attraversanti” non è solo un tributo, ma un invito a ripensare il ruolo dell’arte oggi. In un’epoca in cui la fruizione rischia di diventare rapida e superficiale, la lezione di Staccioli ci ricorda che l’opera d’arte è un evento che deve essere vissuto, attraversato, messo in relazione con il contesto e con chi lo abita. Casa Masaccio diventa così non solo spazio espositivo, ma luogo di consapevolezza: qui, la scultura di Mauro Staccioli si conferma non come oggetto statico, ma come gesto che interroga e, inevitabilmente, coinvolge.
La fragilità del mito alato – Luciano Di Gregorio vince il Premio Caramanico Terme 2025 – Sezione Fotografia e Digital Art
La fragilità del mito alato Luciano Di Gregorio vince il Premio Caramanico Terme 2025 – Sezione Fotografia e Digital Art Il 23 agosto 2025, nelle atmosfere dense di memoria dell’ex Convento delle Clarisse Caramanico Terme (PE), si è svolta l’VIII edizione del Premio Caramanico Terme, una rassegna ormai punto di riferimento per le arti visive contemporanee in Abruzzo. La manifestazione, capace di coniugare tradizione e sperimentazione, ha premiato quest’anno, per la sezione dedicata alla Fotografia e Digital Art, l’opera Fragilità (2022) di Luciano Di Gregorio. L’opera Di Gregorio presenta un cavallo alato, reminiscenza mitologica di Pegaso, riletto in chiave contemporanea attraverso un linguaggio ibrido che fonde fotografia, manipolazione digitale e stratificazione pittorica. La figura emerge come un’apparizione lacerata: il corpo equino, attraversato da venature incandescenti e da fenditure di luce, appare fragile e allo stesso tempo possente. La superficie è incrinata da frammenti, piume e scintille rosse che evocano energia vitale, ma anche vulnerabilità e caducità. L’animale mitico non è più simbolo di pura elevazione eroica: il suo slancio sembra spezzato, contaminato da elementi organici e da tracce materiche che riportano il sogno a una condizione terrena. In questo senso il titolo, Fragilità, si fa chiave interpretativa: il mito sopravvive, ma non come icona intatta, bensì come corpo vivo, ferito, continuamente in trasformazione. Critica e visione L’opera di Di Gregorio si colloca in una linea di ricerca che interroga il rapporto tra mito e contemporaneità, tra eternità simbolica e precarietà del presente. L’uso della digital art non è qui esercizio estetico, ma linguaggio capace di tradurre la tensione del nostro tempo: l’energia della creazione e la disgregazione che la accompagna. La composizione, che alterna pieni e vuoti, coaguli cromatici e spazi rarefatti, rivela una sensibilità che guarda tanto alla pittura informale quanto alle possibilità generative del digitale. L’effetto finale è quello di un’immagine pulsante, in equilibrio tra attrazione e inquietudine, dove lo spettatore è invitato a riconoscere la fragilità come valore e come esperienza universale. Il contesto dell’evento Il Premio Caramanico Terme si conferma così un laboratorio privilegiato per la riflessione artistica. La scelta dell’ex Convento delle Clarisse Caramanico Terme come sede non è casuale: un luogo che incarna la stratificazione storica e che diventa contenitore ideale per opere capaci di dialogare con il tempo, rinnovando significati e immaginari. L’assegnazione a Luciano Di Gregorio del primo premio per la sezione Fotografia e Digital Art segna un riconoscimento importante alla ricerca contemporanea che, pur muovendosi tra pixel e algoritmi, non dimentica la forza archetipica delle immagini. Fragilità dimostra che il mito può rinascere, ma solo se accetta di mostrarsi nella sua vulnerabilità, specchio dell’umano e delle sue metamorfosi.
Ian Davenport porta i suoi colori a Todi
Ian Davenport porta i suoi colori a Todi Dal 31 agosto al 5 ottobre 2025, la Sala delle Pietre del Palazzo del Popolo ospita Holding Center, la personale del grande artista britannico Todi torna a essere palcoscenico internazionale per l’arte contemporanea. Dopo aver accolto maestri come Pomodoro, Plessi e di Suvero, la città umbra dedica la sua prossima stagione espositiva a Ian Davenport (Sidcup, 1966), tra i protagonisti della generazione degli Young British Artists. La mostra, curata da Marco Tonelli e intitolata Holding Center, sarà visitabile dal 31 agosto al 5 ottobre 2025 alla Sala delle Pietre del Palazzo del Popolo. In esposizione alcune delle celebri pitture-installazioni che trasformano la bidimensionalità in esperienza scultorea (Painting with floors), lavori su carta della serie Splats e una video-installazione che animerà il vicino Palazzo del Capitano nei giorni del Todi Festival (30 agosto – 7 settembre). Nominato al Turner Prize già nel 1991, Davenport è noto per le sue colate di colore che diventano architetture dinamiche e immersive. Ha esposto in istituzioni come la Tate Liverpool, il Dallas Contemporary e il Centre Pompidou, e le sue opere sono oggi presenti in prestigiose collezioni museali, dal MoMA di New York al National Museum Wales. L’iniziativa è promossa dal Comune di Todi, dal Todi Festival e dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, che affiancherà la mostra con un ricco programma di eventi collaterali gratuiti, tra visite guidate e laboratori per bambini e scuole. Ingresso libero. 🔗 todifestival.it
Tina Modotti: Una Vita tra Fotografia e Rivoluzione in Mostra a Roma
Fino al 21 settembre, il Museo di Roma in Trastevere ospita Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante. Una vita fra due Mondi, una mostra intensa e compatta dedicata a una delle figure più affascinanti del Novecento. Fotografa, attrice e attivista, Tina Modotti ha attraversato il secolo con passo rapido e deciso, lasciando un’impronta che oggi riemerge in tutta la sua potenza. Curata dall’associazione Storia e Memoria Aps in collaborazione con istituzioni italiane e messicane, l’esposizione ripercorre il breve ma folgorante cammino dell’artista friulana, nata a Udine nel 1896 e morta improvvisamente a Città del Messico nel 1942, in circostanze ancora oggi controverse. Oltre 60 tra fotografie, lettere e documenti illustrano il viaggio umano e artistico della Modotti: dagli inizi negli Stati Uniti come operaia e attrice, all’incontro decisivo con Edward Weston e l’approdo in Messico, dove l’arte fotografica si intreccia all’impegno politico. I suoi scatti – ritratti di lavoratori, nature morte, donne indigene – raccontano un’estetica essenziale, profondamente legata alla giustizia sociale. Modotti fu anche militante comunista, vicina a figure come Frida Kahlo, Diego Rivera e Siqueiros. Partecipò attivamente alla Guerra Civile Spagnola e, fino alla fine, visse tra arte, ideali e lotte. La mostra ne restituisce il volto sfaccettato: fragile e coraggioso, idealista e concreto, privato e pubblico. Un’occasione preziosa per riscoprire una figura chiave della fotografia del XX secolo, ponte tra due mondi – Italia e Messico – e testimone profonda di un’epoca di grandi trasformazioni.
Nel silenzio della materia. La pittura di Pipani tra stratificazione e distanza
Nel silenzio della materia. La pittura di Pipani tra stratificazione e distanza La pittura di Pipani si muove lungo i margini del visibile, là dove il gesto diventa traccia e il colore memoria. Le sue opere non cercano la rappresentazione, ma piuttosto l’evocazione, affidandosi a materiali che portano in sé un senso di fragilità e resistenza: garze, carte, pigmenti e resine si sovrappongono in una costruzione lenta e silenziosa della superficie. Ogni quadro è un campo stratificato, monocromo, spesso dominato da toni neutri o da un blu profondo, quasi archetipico. È proprio il blu egizio, presenza costante nella sua produzione recente, a diventare cifra poetica e concettuale del suo lavoro. Questo colore antico e al tempo stesso immaginifico rimanda a una “lontananza” non solo spaziale, ma anche mentale e spirituale. Una distanza che non separa, ma invita alla riflessione, all’ascolto di ciò che resta fuori dal frastuono dell’attualità. Nella mostra Über die Ferne, tenutasi a Milano nel 2024, Pipani ha esplicitamente messo in scena questa idea di altrove: uno spazio mentale che è insieme ritiro e apertura, memoria e attesa. Le superfici che l’artista compone sembrano custodire il tempo, inglobando segni, parole e tracce in un dialogo silenzioso con la luce e l’ombra. Non c’è narrazione, ma una tensione costante verso il senso. Ogni elemento è come sospeso, in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. La materia, qui, non è mai muta: parla attraverso le sue fratture, i suoi spessori, i suoi assorbimenti. La pittura si fa pelle, reliquia, palinsesto. Pipani non dipinge immagini, ma condizioni interiori. Ogni opera è una soglia, un varco verso una dimensione contemplativa che interroga il nostro rapporto con il tempo, la presenza e la memoria. In un’epoca di velocità e saturazione visiva, la sua pratica pittorica propone un rallentamento necessario. Un invito a vedere — e sentire — altrimenti.
Doppia Visione: L’Emozione si Fa Arte all’Aurum di Pescara – Lucia Di Miceli E Sergio Guerrini
La mostra ‘Doppia Visione’ si svolgerà nelle storiche distillerie Aurum dal 29 al 5 aprile e si propone come un’importante manifestazione artistica. Questo evento avrà il compito di esporre le opere di due artisti distinti, Lucia Di Miceli e Sergio Guerrini, ognuno dei quali porta con sé una visione unica e differente del mondo dell’arte. La mostra rappresenta un’opportunità significativa per esplorare e comprendere le sfumature delle loro opere, evidenziando i diversi approcci che ciascun artista adotta nella trasposizione delle proprie emozioni e intuizioni artistiche. Il dialogo tra Di Miceli e Guerrini serve a riflettere sull’urgenza e la necessità di comunicazione nel contesto sociale e culturale attuale. In un’epoca in cui il mondo petrolifero è sempre più interconnesso, la forma d’arte diventa un canale di espressione essenziale. La loro interazione invita il pubblico a esaminare le proprie percezioni e a imbattersi in conversazioni stimolanti. L’arte ha un potere straordinario nel suscitare emozioni, e ‘Doppia Visione’ si pone l’obiettivo di dare una voce a quest’arte, offrendo, al contempo, uno specchio in cui ciascun visitatore potrà riflettere sul proprio universo interiore. Lucia Di Miceli: Geometria e Colori Lucia Di Miceli è un’artista contemporanea che impiega un linguaggio astratto e geometrico per trasmettere emozioni e significati complessi. Le sue opere si caratterizzano per l’uso del quadrato, un simbolo di equilibrio e armonia, che emerge con prepotenza in molte delle sue composizioni. Questo elemento geometrico non è solo una mera scelta stilistica, ma funge da ancoraggio concettuale, riflettendo una visione personale della stabilità e dell’ordine che l’artista desidera evocare. Un aspetto distintivo dell’approccio di Di Miceli è l’uso dei colori, che trae ispirazione dai mosaici bizantini. Questa scelta cromatica non solo arricchisce la sua arte visiva, ma porta con sé una serie di associazioni emotive. I colori vivaci e intensi, abbinati a tonalità più sottili, creano un dialogo visivo che invita lo spettatore a un’esperienza immersiva. L’interazione tra questi colori contribuisce a una narrazione visiva che si svolge nel tempo e nello spazio, rendendo la fruizione della sua arte un’esperienza profondamente personale. Le opere di Di Miceli non si limitano a rimanere sul piano bidimensionale; invece, establish un dialogo tra pittura, scultura e dimensione sonora. Questa fusione di forme artistiche consente alla sua arte di trascendere i confini tradizionali, creando un ambiente stimolante che coinvolge completamente il pubblico. La combinazione di geometria e colore nelle sue opere invita alla riflessione, permettendo a ciascun osservatore di interpretare e connettersi con le emozioni trasmesse. La capacità di Di Miceli di tessere insieme questi elementi variopinti, all’interno di uno schema geometrico, offrirà un’esperienza contemplativa che stimola la mente e il cuore. Sergio Guerrini: L’Introspezione attraverso la Figura Umana Sergio Guerrini si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua intensa esplorazione della figura umana, in particolare del corpo femminile, come veicolo per esprimere una vasta gamma di emozioni e condizioni esistenziali. Le sue opere, caratterizzate da una forte carica cromatica e da gesti performativi, conducono lo spettatore in un viaggio viscerale attraverso la sofferenza, la drammaticità, e le sfide quotidiane che le donne affrontano nella società moderna. Guerrini non si limita a rappresentare la figura umana; piuttosto, la amplifica, trasformandola in un soggetto capace di evocare empatia e riflessione. Il suo approccio artistico ricorda per certi versi il lavoro di Frida Kahlo ed Egon Schiele, entrambi noti per il loro uso audace del corpo come mezzo espressivo. Kahlo, attraverso il suo stile emotivo e simbolico, affrontava il dolore e la vulnerabilità, mentre Schiele utilizzava linee distorte e forme esagerate per trasmettere l’intensità delle emozioni umane. Allo stesso modo, le creazioni di Guerrini si nutrono di una profonda introspezione, riflettendo sulle complessità della condizione femminile e stimolando il pubblico a confrontarsi con le proprie emozioni. Ogni opera invita lo spettatore a guardare oltre la superficie, scoprendo un universo di significati nascosti. L’uso sapiente del colore e della forma non è solo un aspetto estetico; è un modo per rappresentare la tumultuosa esperienza umana, creando un dialogo profondo tra l’artista e il pubblico. Le immagini si trasformano in specchi, esprimendo la fragilità e la resilienza che caratterizzano il cammino delle donne. Le domande sollevate dalle sue opere non trovano risposte definitive, ma piuttosto incoraggiano un processo di autoesplorazione e consapevolezza emotiva, elementi essenziali in un periodo di grande cambiamento sociale e culturale. Un Viaggio tra Contrasti e Analogìe La mostra ‘Doppia Visione’ si presenta come un’esperienza artistica che, attraverso il dialogo tra due artisti, invita il visitatore a riflettere sulle complessità delle emozioni umane. Questo evento ha messo in evidenza come, nonostante le apparenti differenze stilistiche e tematiche, entrambe le opere riescano a comunicare un comune desiderio di equilibrio e intimità interiore. Le varianti visive, unite dalle intersecazioni emozionali, creano un percorso artistico capace di suscitare un’ampia gamma di reazioni e pensieri. Il confronto tra le due visioni offre uno spazio prezioso per la contemplazione, dove le tensioni e le armonie si fanno protagoniste. Qui, l’arte esprime un linguaggio universale, permettendo di affrontare temi profondi e complessi, come la fragilità dell’essere umano e la ricerca di connessione. Questo invito alla riflessione è essenziale in un mondo sempre più frenetico, dove spesso ci si dimentica di ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui. La mostra fungendo da catalizzatore di conversazione, sollecita il visitatore a considerare il potere liberatorio dell’arte. Essa offre un’opportunità unica di esplorare le analogie tra le esperienze personali e quelle altrui, sottolineando l’importanza della comunicazione. Concludendo questo viaggio attraverso le opere, si può affermare che ‘Doppia Visione’ rappresenta non solo una finestra sull’immaginario degli artisti, ma anche un richiamo a esplorare le nostre stesse emozioni e relazioni. L’arte, in tutte le sue forme, ha il potere di unire, invitando a una meditazione condivisa sulle tensioni esistenziali che ci accomunano.
FINO AL 5 APRILE – Doppia Visione: L’Emozione si Fa Arte all’Aurum di Pescara – Lucia Di Miceli E Sergio Guerrini
La mostra ‘Doppia Visione’ si svolgerà nelle storiche distillerie Aurum dal 29 al 5 aprile e si propone come un’importante manifestazione artistica. Questo evento avrà il compito di esporre le opere di due artisti distinti, Lucia Di Miceli e Sergio Guerrini, ognuno dei quali porta con sé una visione unica e differente del mondo dell’arte. La mostra rappresenta un’opportunità significativa per esplorare e comprendere le sfumature delle loro opere, evidenziando i diversi approcci che ciascun artista adotta nella trasposizione delle proprie emozioni e intuizioni artistiche. Il dialogo tra Di Miceli e Guerrini serve a riflettere sull’urgenza e la necessità di comunicazione nel contesto sociale e culturale attuale. In un’epoca in cui il mondo petrolifero è sempre più interconnesso, la forma d’arte diventa un canale di espressione essenziale. La loro interazione invita il pubblico a esaminare le proprie percezioni e a imbattersi in conversazioni stimolanti. L’arte ha un potere straordinario nel suscitare emozioni, e ‘Doppia Visione’ si pone l’obiettivo di dare una voce a quest’arte, offrendo, al contempo, uno specchio in cui ciascun visitatore potrà riflettere sul proprio universo interiore. Lucia Di Miceli: Geometria e Colori Lucia Di Miceli è un’artista contemporanea che impiega un linguaggio astratto e geometrico per trasmettere emozioni e significati complessi. Le sue opere si caratterizzano per l’uso del quadrato, un simbolo di equilibrio e armonia, che emerge con prepotenza in molte delle sue composizioni. Questo elemento geometrico non è solo una mera scelta stilistica, ma funge da ancoraggio concettuale, riflettendo una visione personale della stabilità e dell’ordine che l’artista desidera evocare. Un aspetto distintivo dell’approccio di Di Miceli è l’uso dei colori, che trae ispirazione dai mosaici bizantini. Questa scelta cromatica non solo arricchisce la sua arte visiva, ma porta con sé una serie di associazioni emotive. I colori vivaci e intensi, abbinati a tonalità più sottili, creano un dialogo visivo che invita lo spettatore a un’esperienza immersiva. L’interazione tra questi colori contribuisce a una narrazione visiva che si svolge nel tempo e nello spazio, rendendo la fruizione della sua arte un’esperienza profondamente personale. Le opere di Di Miceli non si limitano a rimanere sul piano bidimensionale; invece, establish un dialogo tra pittura, scultura e dimensione sonora. Questa fusione di forme artistiche consente alla sua arte di trascendere i confini tradizionali, creando un ambiente stimolante che coinvolge completamente il pubblico. La combinazione di geometria e colore nelle sue opere invita alla riflessione, permettendo a ciascun osservatore di interpretare e connettersi con le emozioni trasmesse. La capacità di Di Miceli di tessere insieme questi elementi variopinti, all’interno di uno schema geometrico, offrirà un’esperienza contemplativa che stimola la mente e il cuore. Sergio Guerrini: L’Introspezione attraverso la Figura Umana Sergio Guerrini si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua intensa esplorazione della figura umana, in particolare del corpo femminile, come veicolo per esprimere una vasta gamma di emozioni e condizioni esistenziali. Le sue opere, caratterizzate da una forte carica cromatica e da gesti performativi, conducono lo spettatore in un viaggio viscerale attraverso la sofferenza, la drammaticità, e le sfide quotidiane che le donne affrontano nella società moderna. Guerrini non si limita a rappresentare la figura umana; piuttosto, la amplifica, trasformandola in un soggetto capace di evocare empatia e riflessione. Il suo approccio artistico ricorda per certi versi il lavoro di Frida Kahlo ed Egon Schiele, entrambi noti per il loro uso audace del corpo come mezzo espressivo. Kahlo, attraverso il suo stile emotivo e simbolico, affrontava il dolore e la vulnerabilità, mentre Schiele utilizzava linee distorte e forme esagerate per trasmettere l’intensità delle emozioni umane. Allo stesso modo, le creazioni di Guerrini si nutrono di una profonda introspezione, riflettendo sulle complessità della condizione femminile e stimolando il pubblico a confrontarsi con le proprie emozioni. Ogni opera invita lo spettatore a guardare oltre la superficie, scoprendo un universo di significati nascosti. L’uso sapiente del colore e della forma non è solo un aspetto estetico; è un modo per rappresentare la tumultuosa esperienza umana, creando un dialogo profondo tra l’artista e il pubblico. Le immagini si trasformano in specchi, esprimendo la fragilità e la resilienza che caratterizzano il cammino delle donne. Le domande sollevate dalle sue opere non trovano risposte definitive, ma piuttosto incoraggiano un processo di autoesplorazione e consapevolezza emotiva, elementi essenziali in un periodo di grande cambiamento sociale e culturale. Un Viaggio tra Contrasti e Analogìe La mostra ‘Doppia Visione’ si presenta come un’esperienza artistica che, attraverso il dialogo tra due artisti, invita il visitatore a riflettere sulle complessità delle emozioni umane. Questo evento ha messo in evidenza come, nonostante le apparenti differenze stilistiche e tematiche, entrambe le opere riescano a comunicare un comune desiderio di equilibrio e intimità interiore. Le varianti visive, unite dalle intersecazioni emozionali, creano un percorso artistico capace di suscitare un’ampia gamma di reazioni e pensieri. Il confronto tra le due visioni offre uno spazio prezioso per la contemplazione, dove le tensioni e le armonie si fanno protagoniste. Qui, l’arte esprime un linguaggio universale, permettendo di affrontare temi profondi e complessi, come la fragilità dell’essere umano e la ricerca di connessione. Questo invito alla riflessione è essenziale in un mondo sempre più frenetico, dove spesso ci si dimentica di ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui. La mostra fungendo da catalizzatore di conversazione, sollecita il visitatore a considerare il potere liberatorio dell’arte. Essa offre un’opportunità unica di esplorare le analogie tra le esperienze personali e quelle altrui, sottolineando l’importanza della comunicazione. Concludendo questo viaggio attraverso le opere, si può affermare che ‘Doppia Visione’ rappresenta non solo una finestra sull’immaginario degli artisti, ma anche un richiamo a esplorare le nostre stesse emozioni e relazioni. L’arte, in tutte le sue forme, ha il potere di unire, invitando a una meditazione condivisa sulle tensioni esistenziali che ci accomunano.
